Recital – Violin

Anne-Sophie Mutter | Lambert Orkis

Currier | Mozart | Respighi | Saint-Saëns

Thu, 25.08.19.30Nr. 16391

KKL Luzern, Concert Hall

Vergangenes Konzert


Please book a wheelchair ticket under t +41 (0) 41 226 44 80 (10 a.m. to 5 p.m.)

Summer Festival

12.08.-11.09. 2016

 

|

 
     

    25.

    Aug

    Thursday
    19.30

    KKL Luzern, Concert Hall

    Recital – Violin

    Anne-Sophie Mutter | Lambert Orkis

    Anne-Sophie Mutter’s 40th Anniversary in Lucerne
    Sebastian Currier (*1959)
    Clockwork for Violin and Piano
    Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)
    Violin Sonata in B-flat major, K. 454
    Ottorino Respighi (1879–1936)
    Violin Sonata in B minor
    Camille Saint-Saëns (1835–1921)
    Introduction et Rondo capriccioso, Op 28

    It’s hard to believe: Anne-Sophie Mutter, the great German violinist, is celebrating the 40th anniversary of her debut at LUCERNE FESTIVAL! Many an older music lover still recalls her first performance with wonder. The native of Rheinfelden was only 13 when she appeared on the stage on 23 August 1976 in St. Charles Hall in Meggen and bewitched the audience with Tartini’s Devil’s Trill Sonata, only to then move them to tears with Bach’s D minor Partita. This debut became the talk of the day. Even Herbert von Karajan, who appeared a few days later for his concerts with the Berlin Philharmonic, got wind of it and asked this talent of the century to play. It was the beginning of an incomparable international career. Anne-Sophie Mutter has remained loyal to Lucerne ever since, whether as a soloist in famous violin concertos, as the performer of smartly conceived recitals, or as the champion of new music and the commissioner of contemporary works. For her anniversary recital she offers a revealing cross-section of her artistry.

    Anne-Sophie Mutter

    Anne-Sophie Mutter, who was born in Rheinfelden, Germany, this year celebrates her 40th anniversary at LUCERNE FESTIVAL. In 1976, at the age of 13, she began her career as part of the “Young Artists“ series; one year later she performed as a soloist at the Salzburg Whitsun Festival under Herbert von Karajan. Ever since then she has concertized around the world in all the leading music centers, frequently introducing new works alongside the classical canon. She has given the world premieres of a total of 24 scores, including compositions by Currier, Dutilleux, Gubaidulina, Lutosławski, Penderecki, Previn, and Rihm. She has channeled her popularity into charity projects and support for a new generation of talented musicians. For this purpose she established the Friends of the “Anne-
    Sophie Mutter Foundation” in 1997 and, in 2008, the eponymous foundation. She appears with “Mutter’s Virtuosi,” an ensemble of her scholarship students, all over the world: in the spring of 2016, they undertook a European tour. Other highlights of the past season include her appearance at the New Year’s Eve concert given by the Berlin Philharmonic, as well as concerts with the Vienna Philharmonic; the Sächsische Staatskapelle Dresden; the Bavarian Radio Symphony Orchestra; and the London,
    Pittsburgh, and Sydney Symphony Orchestras. Among the numerous distinctions that Anne-Sophie Mutter has received are the Ernst von Siemens Music Prize and the Leipzig Mendelssohn Prize. She has won four Grammy Awards and nine Echo Klassik Awards. Mutter holds the Grand Order of Merit of the German Federal Republic, the French Order of the Legion of Honor, the Bavarian Order of Merit, and the Great Austrian Order of Merit. She was named an Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences in 2013 and, in 2015, an Honorary Fellow of Keble College at Oxford University.

    LUCERNE FESTIVAL (IMF) debut on 23 August 1976 as part of the “Young Artists” series in a program of works by de Falla, Paganini, and Sarasate, with Christoph Mutter at the piano.

    August 2016

    Other dates

    Lambert Orkis

    The American pianist Lambert Orkis, who was born in 1946 in Philadelphia, began playing piano at the age of four and was twelve when he made his debut as a soloist with the Philadelphia Orchestra. His points of artistic focus today include chamber music, contemporary works, and performance on period instruments. Since 1988 Orkis has played as a piano partner of the violinist Anne-Sophie Mutter, with whom he appears around the world and has recorded numerous award-winning CDs. For 11 years he also accompanied the legendary cellist Mstislav Rostropovich in his recitals; during his tenure as Music Director of the National Symphony Orchestra in Washington, D.C., Rostropovich created the position of Principal Keyboard Player specifically for him. Lambert Orkis has additionally concertized with the cellists Lynn Harrell, Anner Bylsma, and Han-Na Chang; the violinist Julian Rachlin; the violist Steven Dann; and such ensembles as the Emerson, the American, and the Curtis String Quartets. He has collaborated as a soloist with such conductors as Christoph Eschen-
    bach, Leonard Slatkin, Rafael Frühbeck de Burgos, and Günther Herbig. Orkis performs a highly varied repertoire for a wide range of ensembles. Such composers as George Crumb, Richard Wernick, and James Primrosch have written new solo works for him.  A counterpart to this commitment to contemporary music is his interest in historically informed performance practice: Orkis has played works by Beethoven and Schubert on a fortepiano and keyboard pieces by Louis Moreau Gottschalk on a Chickering concert grand built in 1865. Lambert Orkis teaches piano at the Esther Boyer College of Music and Dance at Temple University in Philadelphia, where he has been distinguished with the Award for Creative Achievement.

    LUCERNE FESTIVAL (IMF) debut on 23 August 1994 in a recital with Anne-Sophie Mutter, with a program of works by Stravinsky, Beethoven, Currier, and Schumann.

    August 2016

    «Ewige Jugend – wozu?»
    Anne-Sophie Mutter über Kunst, Kommerz und das Geheimnis der langen Karriere

    Anne-Sophie Mutter, bei Ihrem Jubiläumsrezital in Luzern spielen Sie Mozarts B-Dur-Sonate KV 454, die er für die italienische Geigerin Regina Strinasacchi komponiert hat. Als Mozarts Vater Leopold diese Virtuosin hörte, sagte er: «Überhaupt finde ich, dass ein Frauenzimmer, die Talent hat, mit mehr Ausdruck spielt als eine Mannsperson». Wie gefällt Ihnen diese Aussage?

    Ich glaube nicht, dass es in puncto Ausdruck geschlechterspezifische Unterschiede gibt, aber Regina Strinasacchi muss schon eine ausserordentliche Erscheinung gewesen sein, und das zu einer Zeit, als es sich für Frauen gar nicht schickte, Geige zu spielen. Frauen mussten damals zum Beispiel noch den Bogenarm fest an den Körper anlegen, damit nichts Verfängliches zu sehen war. Unter diesen schwierigen Voraussetzungen ist es umso erstaunlicher, dass sie trotzdem ein so ausdrucksvolles Spiel pflegen konnte. Und da LUCERNE FESTIVAL 2016 unter dem femininen Leitgedanken steht, war es mir wichtig, diese Frau, die schon früh zu grosser Popularität gelangte und einen so wunderbaren Komponisten wie Mozart inspirierte, in mein Programm einzubeziehen. Zumal die B-Dur-Sonate immer eine meiner Lieblingssonaten war: Im zweiten Satz erfolgt der Dialog zwischen beiden Instrumenten wirklich auf Augenhöhe, die Violine wird erstmals in der Musikgeschichte zum gleichberechtigten Partner des Klaviers. Damit öffnete Mozart Tür und Tor für Beethoven.

    Sie selbst wurden in Ihrer Ausbildung von zwei Frauen geprägt, von Erna Honigberger und von Aida Stucki. Wie bedeutend waren diese Lehrerinnen für Sie? Oder waren männliche Vorbilder wichtiger?
    Ich habe nie darüber nachgedacht, ob meine Vorbilder männlich oder weiblich waren. Richtig ist: Meine beiden Lehrerinnen waren Frauen, und besonders Aida Stucki, die ich schon kennenlernen durfte, als ich noch nicht einmal zehn Jahre alt war, hatte natürlich einen prägenden Einfluss, auch in der Art und Weise, wie sie mit ihrer Karriere und ihrem Kind umging – damals waren berufstätige Mütter noch die grosse Ausnahme. Sie hat sich, wie es in ihrer Generation üblich war, am Ende doch für das eine entschieden, nämlich für die Familie; nebenher hat sie allerdings leidenschaftlich gelehrt. Das ist nicht minder zeitraubend, doch bot es ihr den Vorteil, dass sie nicht durch ständige Reisen von der Familie getrennt war. Aida Stucki ist für mich der Archetyp einer Frau, die auf wunderbare Weise alles miteinander zu verbinden verstand. Sie war eine begnadete Pädagogin, die sowohl aus bescheideneren Talenten als auch aus weiterentwickelten Geigern ganz Individuelles herauszubilden wusste. Sie war aber auch eine wunderbar weibliche Frau, eine attraktive, schöne Person, die mit ihrem sehr viel älteren Mann auf diplomatisch geschickte Weise umging und dabei ihren eigenen Lebensstil verwirklichte. Ganz abgesehen davon, dass sie eine hervorragende Geigerin war.

    Seit vierzig Jahren, seit Ihrem Luzerner Festspieldebut im Jahr 1976, stehen Sie auf den Bühnen der Welt. Über diese lange Zeit eine Top-Position in der absoluten Weltspitze zu bewahren, ist eine erstaunliche Leistung. Welche Qualitäten, neben den künstlerischen, muss man mitbringen, um eine solche Nachhaltigkeit zu erreichen?
    Wer sich für den Musikerberuf entscheidet, dem geht es erst einmal darum, tief in die Musik einzutauchen, und nicht darum, irgendeine Stellung zu erlangen. Für mich war es immer wichtig, Neues entdecken zu können. Ich komme gerade von einem Konzert mit dem Stuttgarter Kammerorchester zurück, mit dem ich auch schon seit vielen Jahrzehnten auftrete. Diesmal habe ich dort drei Mozart-Konzerte gespielt und geleitet, darunter auch das «kleine» D-Dur-Konzert, das ich schon als Neunjährige, bei meinem allerersten Auftritt mit Orchester, aufgeführt hatte. Aber trotzdem finde ich darin noch immer so viel Neues! Man braucht einfach die Leidenschaft fürs Detail und ein gesundes Quäntchen Unzufriedenheit. Denn es gibt immer noch andere Blickwinkel auf das scheinbar Bekannte, und die Blickwinkel verändern sich im Laufe eines Lebens ganz automatisch mit den Erfahrungen – dabei geht es nicht um «reifer» oder «besser», sondern um einen anderen Zugang. Genau dieser Mechanismus hat übrigens die Musikgeschichte über die Jahrhunderte hinweg lebendig erhalten.

    Ist es für Frauen schwerer, eine so lange Karriere zu erreichen? Oder wird da mehr Wert auf Aspekte wie die «ewige Jugend», die Makellosigkeit und die Perfektion gelegt?
    Nein. Ewige Jugend – wozu? Alter – wozu? Es ist doch besser, man wird älter und stirbt nicht so früh. Natürlich ist es wunderbar, jung zu sein, aber jede Zeit hat ihre Stärken und Schwächen, jeder Lebensabschnitt stellt einen vor neue grosse Herausforderungen. Und mit zunehmender Erfahrung wird manches erträglicher. Man weiss dann, dass man auch das aktuelle Drama irgendwie überstehen und sich im Rückblick alles relativieren wird. Wenn man sehr jung ist, dann verschwendet man viel mehr Energie auf Dinge, die nicht so wichtig sind.

    Und diese Situation ist für Männer und Frauen dieselbe?
    Ich war nie ein Mann und kann es deshalb auch nicht beantworten.

    Mit Ihrer Anne-Sophie Mutter Stiftung stehen Sie in enger Tuchfühlung mit der nachfolgenden Virtuosengeneration. Wie beurteilen Sie die Lage: Gibt es inzwischen mehr hochbegabte Geigerinnen als Geiger?
    Ich glaube, dass Frauen gegenwärtig sowohl in der Musikwelt als auch in anderen Berufen stärker Fuss fassen. Trotzdem sind wir von einer Gleichberechtigung noch meilenweit entfernt, und das gilt sowohl für die Geschlechterfrage als auch für das Verhältnis zwischen verschiedenen ethnischen oder kulturellen Gruppen. Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan, und ich bin sicher, dass die Kunst einer der Bereiche ist, in denen es wirklich einmal gleichberechtigt zugehen kann. Wir haben derzeit eine echte Flut von fantastisch präparierten Musikerinnen, ob an der Geige oder am Klavier. Frauen trauen sich heute einfach mehr zu, auch in einem so vagabundenartigen Beruf wie unserem.

    Nur am Pult sind wir weit von Gleichberechtigung entfernt …
    Ja, da ist noch viel aufzuholen. Es ärgert mich, dass ich das nicht auch noch in Angriff genommen habe. Vielleicht gibt’s ja eine Reinkarnation, und ich komme nochmal als Dirigentin zur Welt.

    Wenn Sie den jungen Virtuosinnen einen Ratschlag mit auf den Weg geben wollten, vor welchen Gefahren sie sich hüten sollten – was würden Sie sagen?
    Mit solchen Ratschlägen kann man nie ins Zentrum der Wahrheit treffen, weil jeder Mensch andere charakterliche Strukturen besitzt und somit auch anderen Gefahren ausgesetzt ist. Die Kassandrarufe sind allerdings dieselben wie bei mir vor vierzig Jahren: Kunst und Kommerz kann man nicht wirklich verbinden, das geht nicht Hand in Hand. Und es stimmt ja auch. Ich bin der Meinung, dass ein Künstler keine Werbefigur sein sollte. Mein Verständnis ist vielmehr, dass wir Musiker dem Werk dienen sollten – es muss ja nicht brotlos sein. Der Künstler sollte ein Fürsprecher und Advokat des Komponisten sein, und er sollte das Vertrauen, das er beim Publikum geniesst, auch dafür einsetzen, neue Werke aufzuführen, um die Konzertbesucher auf diese Weise mit auf eine Entdeckungsreise zu nehmen. Es ist natürlich der schnelle Ruhm, der heutzutage noch stärker lockt als früher. Aber die jungen Musiker befinden sich oft auch in einer Zwangslage: Friss oder stirb! Entweder du unterschreibst jetzt den Vertrag bei Agentur X oder Plattenlabel Y, oder sie nehmen irgendeinen anderen jungen, gutaussehenden (und hoffentlich auch gut spielenden) Musiker. Die Konkurrenz ist grösser geworden, das Qualitätsverständnis bei Agenturen und Labels aber nicht unbedingt. Die alte Generation hat noch ein anderes Ethos gehabt, ein Gefühl dafür, dass sich ein Musikerleben über vier, fünf Jahrzehnte hinweg entwickelt oder dass sich das Repertoire erst behutsam aufbauen muss. Junge Künstler sind doch nicht irgendein Produkt, das man auf den Markt wirft. Da sollte es wirklich nicht zugehen wie bei «Deutschland sucht den Superstar». Leider greift dieses Denken auch in der klassischen Musik um sich, das ist eine grosse Gefahr. Selbst wenn jemand eigentlich nicht mitmachen will, bleibt oft nichts anderes übrig, als mit den Wölfen zu heulen. Es braucht Mut zum Nein, und das bedeutet, dass es entweder länger dauert, bis es mit der Karriere klappt. Oder dass eine andere, die hübsch im Kleid daherhüpft, eher zum Ziel kommt, selbst wenn sie musikalisch vielleicht nicht so gut ist.

    Ein Jubiläum wie Ihr 40. Luzerner Festspieljubiläum ist immer auch Gelegenheit, zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. Gibt es eine Interpretation oder einen bestimmten Moment in Ihrer Karriere, worauf Sie besonders stolz sind?
    Oh Gott! Jede Uraufführung war für mich etwas Wunderbares, weil ich da am schöpferischen Prozess teilhaben und den Grundstein für die Interpretation legen durfte. Diese Chance hat man bei historischen Werken natürlich nicht, weil man zunächst einmal mit einer riesigen Aufführungstradition konfrontiert wird. Aber stolz? Ich bin einfach nur dankbar, dass mir zum Beispiel ein so bedeutendes zeitgenössisches Werk wie Sofia Gubaidulinas In tempus praesens gewidmet ist, das 2007 hier in Luzern erstmals erklang. Das war dann wirklich ein grosser Moment.

    Interview: Susanne Stähr

    Die gesamte Serie «Frauenfragen» können Sie im Festival-Blog nachlesen.

    Theme Sponsor